Musique contemporaine

Infos
Bien que toute musique soit par essence contemporaine au moment où elle est créée, quel que soit son style, le terme musique contemporaine est utilisé actuellement pour désigner les différents courants apparus après la fin de la Seconde Guerre mondiale et ayant en commun une remise en cause radicale des paradigmes de la musique tonale établis depuis le . :Dans wikipedia, les compositeurs de la première moitié du ont été répertoriés dans la musique moderne. Parvenu
Musique contemporaine

Bien que toute musique soit par essence contemporaine au moment où elle est créée, quel que soit son style, le terme musique contemporaine est utilisé actuellement pour désigner les différents courants apparus après la fin de la Seconde Guerre mondiale et ayant en commun une remise en cause radicale des paradigmes de la musique tonale établis depuis le . :Dans wikipedia, les compositeurs de la première moitié du ont été répertoriés dans la musique moderne. Parvenus aux confins de l’exploration harmonique et stylistique de la musique romantique, les compositeurs du début du ont essayé de se délier des systèmes classiques. Pour ce faire, ils ont tenté de purifier l’écoute de la musique de ses éternels couplages entre tensions et détentes que la tonalité lui avait inculqués. L’« extra-tonalité » s’est employée à explorer, parfois en les combinant, tantôt la modalité (Debussy, Moussorgski…), tantôt l’espace harmonique dans son entier (dodécaphonisme), tantôt l’espace rythmique (Igor Stravinski…). Puis les compositeurs se sont heurtés aux instruments directement hérités du et qui ne pouvaient que confiner les utilisateurs soucieux de nouveauté à des complexifications éprouvantes. Seuls les bouleversements occasionnés par l’apparition des techniques électriques, électro-acoustiques puis informatiques leur a véritablement ouvert un monde insoupçonné jusqu’alors, un monde de l’« inouï » (au sens propre) qui ne construit un système musical qu’a posteriori. La première moitié du représente à cet égard une époque clé où l’expérimentation par des techniques nouvelles a permis de s’affranchir du passé en créant une nouvelle forme de lutherie. Mais ces techniques, pas assez ductiles, n'ont jamais pu créer un affranchissement de la lutherie traditionnelle. C'est à partir des années cinquante, et l'arrivée du magnétophone, que de nouvelles formes de composition directes sur le matériau sonore ont pu s'opérer. Edgard Varèse fut l'un des précurseurs dans ce domaine. Un autre apport plus tardif, des instrumentistes eux-même, est celui des modes de jeu qui sur la base de la lutherie traditionnelle développe également l'espace du timbre instrumental.

Les précurseurs

- La seconde école de Vienne (Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern) crée une musique où l'organisation de l'harmonie et de la mélodie est remplacée, d'abord de manière empirique puis de façon théorique et systématique, en utilisant la série, combinaison utilisant comme base les douze demi-tons chromatiques, fondement de la musique sérielle.
- Après les expériences des futuristes italiens du début du (le bruitisme de Luigi Russolo), Edgard Varèse mêle à sa musique des bruits industriels et se préoccupe autant de timbre et de rythme que de mélodie et d'harmonie.
- Charles Ives ajoute à sa musique des éléments de quasi mise en scène, et utilise des techniques de collage.
- Olivier Messiaen favorise les rythmes et les intensités et les intègre dans des échelles sérielles (étude pour piano Modes de valeur et d'intensité).

Les post-sérialistes

Si le sérialisme était une religion, son seul Dieu serait Anton Webern, son prophète (en France) René Leibowitz et ses califes Pierre Boulez, Luigi Nono, Bruno Maderna, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen… Parmi les païens convertis on trouverait le grand Igor Stravinski, dans sa dernière période. Parmi les hérétiques et les renégats on trouverait… en fait on trouverait à peu près tous ceux cités plus haut. Stricte à ses débuts, vers 1950, puis de moins en moins, cette tendance continue la technique sérielle héritée de la seconde école de Vienne, en la généralisant aux timbres, aux durées, aux intensités… L'œuvre qui illustre le mieux cette tendance « orthodoxe » des débuts est sans doute le premier livre des Structures pour deux pianos de Pierre Boulez.

La musique électronique, électroacoustique et informatique

Edgard Varèse fut, à la suite de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, l'un des précurseurs de cette musique. Ils intégrèrent tous très tôt des instruments électroniques à leurs œuvres, mêlèrent instruments et sons enregistrés (Orphée 51 ou toute la lyre de Pierre Schaeffer et Pierre Henry 1951, Déserts, 1954 d'Edgard Varèse) et créèrent des œuvres de musique électronique pure (Poème électronique, 1958). Dès 1917, Varèse écrivait : « Je rêve d’instruments obéissant à la pensée et qui, avec l’apport d’une floraison de timbres insoupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu’il me plaira de leur imposer.» Au cours des années 1950 et 1960, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Luigi Nono et György Ligeti essaieront également soit de créer des œuvres avec des sons électroniques (enregistrés sur bande), soit de mêler sons enregistrés et exécution instrumentale ; mais la technologie étant assez rudimentaire à l'époque, la plupart d'entre eux y renonceront temporairement. György Ligeti (Glissandi, 1957), Luciano Berio (Thema (Omaggio a Joyce), 1958), Pierre Henry (Haut Voltage, [1956) ou Karlheinz Stockhausen (Gesang der Jünglinge, 1956 et Kontakte, 1959) créèrent dès la fin des années 1950 les premières œuvres de la musique électronique ou électroacoustique. Ces techniques évoluèrent considérablement, en particulier avec l’apparition de l’informatique et des différentes méthodes de traitement et de synthèse sonore. Les représentants de ces techniques en France sont entre autres Pierre Henry et Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète en 1948 et qui fonda le Groupe de recherches musicales (GRM) en 1958. Ils tentèrent, avec l'aide du tourne-disque puis du magnétophone, de mettre en œuvre un nouvel art sonore. Cette musique sur bande, née des recherches sur la nature du sonore et du musical, est désignée comme "concrète" pour l'inversion du processus de composition qui la caractérise. Au lieu de partir de ces valeurs abstraites que sont les notes pour aller vers le concret d'un résultat sonore, cette musique prend pour départ des données sonores enregistrées, d'origine acoustique ou électronique, organisées par montage et mixage, où la composition est fondée sur l'écoute directe du résultat en un constant aller-retour du faire à l'entendre pour aboutir enfin à cette abstraction qu'est la musique. C'est la démarche concrète. On y notera une opposition entre une technique de l’« objet sonore » mis en contexte (Pierre Schaeffer) et des tendances plus « atmosphériques » (Ivo Malec). Depuis l'arrivée de l'ordinateur personnel, le traitement électronique du son permet de créer de nouvelles formes d'instrumentalisation de la musique, aussi bien au niveau de la synthèse du son que du formalisme de la composition (informatique musicale). Il n'y a pas qu'une formule de musique électronique, mais de nombreuses variantes :
- utilisation d'instruments électroniques par des musiciens en chair et en os (Ondes Martenot, thérémines…)
- œuvre purement électroacoustique ou électronique, pré-enregistrée (GRM, Studios de Cologne et de Milan). La représentation publique de ces œuvres pose problème (que mettre sur scène ?), ce qui rend ce format plus adapté à la diffusion radiophonique ou à l'accompagnement d'un spectacle visuel.
- œuvres mixtes bande/orchestre (Déserts de Varèse, de nombreuses œuvres de Nono, d'Ivo Malec, François-Bernard Mâche…). L'intérêt consiste en la fusion de deux univers très différents : celui du son instrumental, le plus souvent de hauteur bien déterminée, joué par un musicien, et celui de tous les sons possibles (parfois des bruits sans hauteur déterminée), celui de la musique enregistrée à la temporalité immuable et du musicien en chair et en os qui doit se synchroniser.
- transformations d’un son acoustique par des moyens électroniques en temps réel (GRM avec Syter -Système Temps Réel-, Réponsde Pierre Boulez avec l'IRCAM). Dans le cas de la musique « pour bande » (appelée selon les époques, les lieux et les écoles musique concrète, musique expérimentale, musique électroacoustique, Tape music, Elektronische Musik ou musique acousmatique), le son enregistré lui-même peut être produit de différentes manières :
- son de synthèse, électronique ou informatique ;
- son instrumental ou vocal traditionnel transformé ;
- son naturel non-musical a priori (« ») transformé ou non.

Les répétitifs américains

La musique répétitive est représentée par les musiciens suivants : Steve Reich, Terry Riley, Philip Glass, John Coolidge Adams... Héritiers lointains d'un certain mécanisme/modernisme (Mossolov, Prokofiev, Honegger, certains Bartók...). György Ligeti a écrit certaines œuvres (Kammerkonzert, 2 quatuor à cordes) utilisant épisodiquement des techniques similaires. Techniques utilisées par d'autres compositeurs de façon moins systématique : Harrison Birtwistle, Luciano Berio (Points on the curve to find)... Œuvres emblématiques : In C de Terry Riley; Come Out et Music for 18 Musicians de Steve Reich; Violin Concerto de Philip Glass; Nixon in China de John Coolidge Adams.

Les conceptuels

John Cage, Mauricio Kagel, Karlheinz Stockhausen (à partir de 1960). Musique à spectacle où le happening (ou performance, dans son sens anglo-saxon) et l'exégèse sont inséparables de la musique, qui devient dans certains cas secondaire voire anecdotique et n'est plus là que pour illustrer une idée. Son représentant le plus emblématique est bien sûr John Cage, mais quasiment tous ont cédé à des degrés divers à l'envie d'« épater le bourgeois ». Œuvre emblématique : « 4'33" » de John Cage (il s’agit de 4 minutes et 33 secondes de silence).

L'école spectrale

Le terme fut inventé par le compositeur Hugues Dufourt dans un article de 1979. Il sert généralement à désigner des techniques de composition développées principalement par les compositeurs Tristan Murail et Gérard Grisey, même si ce dernier s'identifiait peu dans ce terme et aurait préféré le terme de « musique liminale », qui résumait mieux sa pensée du temps musical. La musique spectrale, dans un sens restrictif, est principalement basée sur la découverte de la nature du timbre musical et la décomposition spectrale du son musical, à l'origine de la perception de ce timbre. Certaines œuvres comme Atmosphères de György Ligeti, Stimmung de Karlheinz Stockhausen, Metastasis de Iannis Xenakis, Mutations de Jean-Claude Risset et Stria de John Chowning ont directement influencé ce mouvement, par leur ambivalence harmonie-timbre. La musique « spectrale » tente de synthétiser à l'orchestre ou avec un ensemble instrumental des évolutions temporelles de sons plus ou moins bruités. Elle utilise pour cela des techniques microtonales d'orchestration favorisant une perception fusionnée, qui est celle du timbre, et des processus continus de transformation du matériau dans le temps. Tristan Murail, Gérard Grisey, Hugues Dufourt et Michaël Levinas développeront cette recherche, en y incorporant des techniques dérivées de l'analyse-synthèse par ordinateur, qui a permis de rentrer dans les détails de la représentation du timbre. Ils appliqueront ainsi à l'écriture pour instruments traditionnels des techniques précédemment découvertes en électroacoustiques comme la modulation de fréquence, la boucle de réinjection, la compression de spectres, ou la dilatation d'un son dans le temps. Esthétiquement, cette école s'opposait à la musique sérielle et plus généralement à une musique combinatoire, préférant penser le son complexe comme un continuum, parallèle microscopique du continu formel macroscopique qu'est une œuvre de musique. Horatiu Radulescu a mis au point une autre écriture spectrale basée sur la "scordatura spectrale" comportant des intervalles inégaux, peu nombreux dans le grave et de plus en plus nombreux en montant vers l'aigu. Il s'agit d'une école esthétique dans le sens où elle a influencé de nombreux compositeurs plus jeunes : Philippe Hurel, Philippe Leroux, Marc-André Dalbavie, Jean-Luc Hervé, Thierry Alla, Fabien Lévy, Xu Yi ou Thierry Blondeau en France ; Kaija Saariaho ou Magnus Lindberg en Finlande ; George Benjamin ou Julian Anderson au Royaume-Uni, pour n'en citer que quelques uns.

Les postmodernes

En réaction au modernisme, et probablement dans le but de regagner un public perdu, un certain nombre de compositeurs « retournent à la tonalité », à des degrés divers et jusqu’à atteindre parfois une simplicité extrême, dans une démarche qui rappelle celle d’Erik Satie mais sans son côté provocateur : absence totale de modulation même passagère, rythmes n’utilisant que des valeurs simples, harmonie volontairement maladroite, structures répétitives chez Michael Nyman, Philip Glass ou Steve Reich par exemple. Enfin certains s'orientent vers l'épure d'inspiration religieuse comme Arvo Pärt. D'autres compositeurs au contraire offrent des orchestrations d'une très haute subtilité (Henryk Górecki), un polystylisme d'une grande richesse (Alfred Schnittke), ou des structures rythmiques complexes (Michel Lysight). Le postmodernisme musical ne peut donc pas se résumer à un retour à la simplicité : c'est une volonté de renouer la communication. Pour les postmodernes, le problème du langage, la soif systémique des modernes sont de faux problèmes qui ont créé un fossé dramatique entre les créateurs et les consommateurs de musique "savante". Selon eux, la musique est un langage qui supporte mieux les évolutions que les révolutions.

Autres compositeurs


- Thomas Adès (1971 - )
- Jean-Louis Agobet (1968 - )
- Claude Ballif (1924-2004)
- George Benjamin (1960 - )
- Esteban Benzecry (1970 - )
- Alain Bancquart (1934 - )
- Erik Bergman (1911 - )
- Leonard Bernstein (1918 - 1990)
- Christophe Bertrand (1981 - )
- Benjamin Britten (1913 - 1976)
- Elliott Carter (1908 - )
- Pascale Criton (1954 - )
- Luigi Dallapiccola (1904 - 1975)
- Jean-Pierre Drouet (1935 - )
- Denis Dufour (1953 - )
- Pascal Dusapin (1955 - )
- Henri Dutilleux (1916 - )
- Bechara El-Khoury (1957 - )
- Peter Eötvös (1944 - )
- Beat Furrer (1954 - )
- Stéphane de Gérando (1965 - )
- Heiner Goebbels (1952 - )
- Gérard Grisey (1946 - 1998)
- Hans Werner Henze (1926 - )
- Nigel Keay (1955 - )
- Oliver Knussen (1952 - )
- René Koering (1940 - )
- György Kurtág (1926 - )
- Thierry Lancino (1954 - )
- Helmut Lachenmann (1935 - )
- György Ligeti (1923 - 2006)
- Magnus Lindberg (1958 - )
- José Manuel Lopez Lopez (1956 - )
- Witold Lutosławski (1913 - 1994)
- Bruno Maderna (1920 - 1973)
- Paul Méfano (1937 -)
- Jean-Etienne Marie (1919 - 1989)
- Harry Partch (1901 - 1974)
- Thierry Pécou (1965 - )
- Krzysztof Penderecki (1933 - )
- Gérard Pesson (1958 - )
- Goffredo Petrassi (1904 - 2003)
- Max Pinchard (1928 - )
- Sunleif Rasmussen (1961-)
- Manuel Rocha Iturbide (1963 - )
- Giacinto Scelsi (1905 -1988)
- Lepo Sumera (1950 - 2000)
- Toru Takemitsu (1930 - 1996)
- Éric Tanguy (1968 - )
- Michael Tippett (1904 - 1998)
- Horacio Vaggione (1943 - )
- Jiří Válek (1923 - )
- Iannis Xenakis (1922 - 2001)
- Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

Voir aussi

- Art acousmatique et musique acousmatique ===
Sujets connexes
Acoustique musicale   Alain Bancquart   Alban Berg   Alfred Schnittke   Années 1950   Années 1960   Antiquité   Anton Webern   Arnold Schönberg   Arthur Honegger   Arvo Pärt   Beat Furrer   Bechara El-Khoury   Benjamin Britten   Bruno Maderna   Charles Ives   Christophe Bertrand   Chromatique   Chronologie de la musique classique   Claude Ballif   Claude Debussy   Collage   Cologne   Compositeur   Denis Dufour   Dodécaphonisme   Edgard Varèse   Elliott Carter   Erik Satie   Esteban Benzecry   Fabien Lévy   Finlande   France   François-Bernard Mâche   Futurisme   George Benjamin   Giacinto Scelsi   Goffredo Petrassi   Groupe de recherches musicales   György Kurtág   György Ligeti   Gérard Grisey   Gérard Pesson   Hans Werner Henze   Happening   Harmonie   Heiner Goebbels   Helmut Lachenmann   Henri Dutilleux   Henryk Górecki   Horacio Vaggione   Horatiu Radulescu   Hugues Dufourt   Iannis Xenakis   Idée   Igor Stravinski   Informatique   Informatique musicale   Institut de recherche et coordination acoustique/musique   Ivan Wyschnegradsky   Ivo Malec   Jean-Claude Risset   Jean-Louis Agobet   Jean-Pierre Drouet   Jiří Válek   John Cage   John Chowning   John Coolidge Adams   Kaija Saariaho   Karlheinz Stockhausen   Krzysztof Penderecki   Leonard Bernstein   Lepo Sumera   Luciano Berio   Luigi Dallapiccola   Luigi Nono   Luigi Russolo   Lutherie   Magnus Lindberg   Magnétophone   Manuel Rocha Iturbide   Mauricio Kagel   Max Pinchard   Michael Nyman   Michael Tippett   Michaël Levinas   Michel Lysight   Milan   Mode (musique)   Modes de jeu   Modeste Moussorgski   Moyen Âge   Music for 18 Musicians   Musique acousmatique   Musique baroque   Musique concrète   Musique contemporaine   Musique de la Renaissance   Musique de la Rome antique   Musique de la période classique   Musique expérimentale   Musique grecque ancienne   Musique moderne   Musique médiévale   Musique romantique   Musique répétitive   Musique sérielle   Musique électroacoustique   Musique électronique   Nigel Keay   Nixon in China   Oliver Knussen   Olivier Messiaen   Ondes Martenot   Ordinateur personnel   Paradigme   Pascal Dusapin   Pascale Criton   Paul Méfano   Philip Glass   Philippe Hurel   Philippe Leroux   Pierre Boulez   Pierre Henry   Pierre Schaeffer   René Leibowitz   Rythme (solfège)   Seconde Guerre mondiale   Seconde école de Vienne   Son (physique)   Son musical   Spectre sonore   Steve Reich   Stéphane de Gérando   Synthèse sonore   Système tonal   Terry Riley   Thierry Alla   Thierry Lancino   Thierry Pécou   Thomas Adès   Thérémine   Timbre   Timbre (musique)   Tonalité   Tristan Murail   Witold Lutosławski   Xu Yi  
#
Accident de Beaune   Amélie Mauresmo   Anisocytose   C3H6O   CA Paris   Carole Richert   Catherinettes   Chaleur massique   Championnat de Tunisie de football D2   Classement mondial des entreprises leader par secteur   Col du Bonhomme (Vosges)   De viris illustribus (Lhomond)   Dolcett   EGP  
^